Students of jazz have long known that the bassist can be the hippest musician on the bandstand, constantly listening, and rarely featured. That’s why, when a first class bassist like Giovanni Maier gets a chance to lead and present his compositions, it should be a special event. That is just whatThe Talking Bass is: a vehicle to feature not only his playing, but his writing as well.
Maier is a constant sideman to the likes of Stefano Battaglia, Daniele Cavallanti, and Enrico Rava, and is a member of the Italian Instabile Orchestra. Where his previous recording with featured guitarist Marc Ribot,Technicolor (Long Sound, 2008), was a detonation of electricity, this session creates its sparks acoustically.
Naturally, the recording features Maier’s colossal sound both plucked and bowed. Opening the disc in a multitracked duet with himself, Maier extends his energies as an umbrella over the session. On the next eight tracks he is joined by violinist Emanuele Parrini and trumpeter Luca Calabrese, plus Los Angeles band leader/drummer/Nels Cline sideman, Scott Amendola. The quartet presents a mix of energized compositions and attention grabbing free jazz, all regulated by Maier’s touch.
Maier writes lengthy pieces that reshape themselves organically. The fury of “Disk Dosk” finds Maier and Amendola churning white water under the applied soloing of Parrini’s violin, then Calabrese’s agreeable trumpet steps away from Maier’s bowed solo into the restyled and agreeable atmosphere, playing with businesslike precision with Parrini. These sliding and shifting themes should be familiar to fans of bassist Mario Pavone, and Maier makes great use of his penchant for adjustment.He also writes bebop phrases, as in the swinging “Leroy Vinegar,” with a sometime scampish swagger, or “Wrong Is Right, where Amendola is given leave for an outlandish drum solo. The band plays a bit open and free on “Due Cellule” and adds some effects (via Amendola) with “Pampaluna.”
A solid session, made all the better knowing it was all recorded as first takes. Impressive.
Archivi categoria: Press
Klaviermassagen – BlowUp
Nicola Cipani è un pianista svizzero che insegna alla New York University da ormai dodici anni. Nel contempo porta avanti una carriera da pianista “sperimentale” che fino ad oggi aveva prodotto l’album “The lll Tempered Piano”, ben accolto dalle riviste di settore e dedicato ai pianoforti rotti, come nei dischi dell’australiano Ross Bolleter. Questa volta Cipani utilizza invece degli strumenti integri, ma ne va a percuotere e far risuonare direttamente le corde con dei “massaggi” che si ritanno a una tradizione ormai secolare, che parte dall’Henry Cowell di The Banshee e arriva, nei suoi esiti più avveniristici, fino ai celestiali bordoni per corde (senza pianoforte) di Ellen Fullman.
Cipani pure si accoda a una visione minimalista e a suo modo eterea della manipolazione del suono, eppure il suo piano è sempre molto fisico e tintinnante (I e IV in particolare), talvolta incline a visionarie scarnificazioni impro (III, la radicalizzazione di certo Schlippenbach) ma quasi sempre interessanto a lunghe e progressioni melodiche nascoste da uno spesso velo di vibrante e meccanico strumming. Pur esposta con un lieve accademismo, questa musica va affiancata al (diverso) lavoro di Anthony Pateras, tra le avanguardie del pianoforte contemporaneo. (7/8)Nicola Cipani è un pianista svizzero che insegna alla New York University da ormai dodici anni. Nel contempo porta avanti una carriera da pianista “sperimentale” che fino ad oggi aveva prodotto l’album “The lll Tempered Piano”, ben accolto dalle riviste di settore e dedicato ai pianoforti rotti, come nei dischi dell’australiano Ross Bolleter. Questa volta Cipani utilizza invece degli strumenti integri, ma ne va a percuotere e far risuonare direttamente le corde con dei “massaggi” che si ritanno a una tradizione ormai secolare, che parte dall’Henry Cowell di The Banshee e arriva, nei suoi esiti più avveniristici, fino ai celestiali bordoni per corde (senza pianoforte) di Ellen Fullman.
Cipani pure si accoda a una visione minimalista e a suo modo eterea della manipolazione del suono, eppure il suo piano è sempre molto fisico e tintinnante (I e IV in particolare), talvolta incline a visionarie scarnificazioni impro (III, la radicalizzazione di certo Schlippenbach) ma quasi sempre interessanto a lunghe e progressioni melodiche nascoste da uno spesso velo di vibrante e meccanico strumming. Pur esposta con un lieve accademismo, questa musica va affiancata al (diverso) lavoro di Anthony Pateras, tra le avanguardie del pianoforte contemporaneo. (7/8)
The Talking Bass – freejazz-stef.blogspot.com
On the nature of deception : you can be deceived by others, and by yourself. You can be deceived in the positive sense, and in the negative sense. Luckily here, it’s in the positive sense.
When I opened this CD package, the cheap look of the cover and the title made me think this was yet another album by an instrumentalist for fellow instrumentalists, with the screaming yellow begging for attention like a big “Buy Now!” sticker on as yet unpurchased and possibly unmarketable commodities.
I had heard Giovanni Maier’s previous CD on Long Song, an electric fusion affair with Marc Ribot on guitar – and honestly this was not my style or genre at all, not by a long stretch, and hence not wetting my appetite for further listening.
But then you listen to the music on this album, and the preconceptions are shattered: it is rich, deep, thorough, with great melodies, excellent musicianship and great interaction. The band is Giovanni Maier on bass, Emanuele Parrini on violin and viola, Luca Calabrese on trumpet and flugelhorn, and Scott Amendola on drums.
Starting with a bass intro, it moves organically into “Disk Dosk” a long suit-like piece with composed parts and wonderful free moments, and especially the latter are staggering, with Calabrese’s trumpet and Maier’s bass achieving great heights. The next piece, “Crayon Rouge”, is even better, starting freely, with a great bass vamp emerging out of the freedom, leading into a sweet and compelling theme, with Parrini’s raw viola sounds freely improvising over the hypnotic rhythm, followed by an incredibly bluesy solo by Calabrese.
This is followed by “Due Cellule”, which sounds totally free and is – believe it or not – still better than the previous tracks, slow and adventurous. This sense of adventure is even more accentuated on the following track, full of unexpected twists and turns, like the sudden wild outburst by Amendola, or the arco by Maier. “El Manda”, led by Calabrese’s trumpet is a sad and melancholy piece, with some Latin influences, moving into the open-ended “Soft Transitions”, with Maier’s gut-wrenching arco flageolets touching some deep emotional layers.The music offers a great texture of sounds, often gloomy, moving, compelling.
Then, and unfortunately, after the band has sucked you into a dark universe all their own, with great stylistic unity, you get two more tracks who belong elsewhere : “Leroy Vinnegar”, clearly an ode to Leroy Jenkins, is an upbeat thing, and “Wrong Is Right”, a more joyful boppish track that again is not in line with the atmosphere created previously. The last two tracks are not bad by themselves, if listened to in another context.
In all, let my subjective appreciation of the last two tracks not deter you from checking this album out. All the previous tracks are of a really high level with a grand musical vision that’s unfortunately not maintained till the end.On the nature of deception : you can be deceived by others, and by yourself. You can be deceived in the positive sense, and in the negative sense. Luckily here, it’s in the positive sense.
When I opened this CD package, the cheap look of the cover and the title made me think this was yet another album by an instrumentalist for fellow instrumentalists, with the screaming yellow begging for attention like a big “Buy Now!” sticker on as yet unpurchased and possibly unmarketable commodities.
I had heard Giovanni Maier’s previous CD on Long Song, an electric fusion affair with Marc Ribot on guitar – and honestly this was not my style or genre at all, not by a long stretch, and hence not wetting my appetite for further listening.
But then you listen to the music on this album, and the preconceptions are shattered: it is rich, deep, thorough, with great melodies, excellent musicianship and great interaction. The band is Giovanni Maier on bass, Emanuele Parrini on violin and viola, Luca Calabrese on trumpet and flugelhorn, and Scott Amendola on drums.
Starting with a bass intro, it moves organically into “Disk Dosk” a long suit-like piece with composed parts and wonderful free moments, and especially the latter are staggering, with Calabrese’s trumpet and Maier’s bass achieving great heights. The next piece, “Crayon Rouge”, is even better, starting freely, with a great bass vamp emerging out of the freedom, leading into a sweet and compelling theme, with Parrini’s raw viola sounds freely improvising over the hypnotic rhythm, followed by an incredibly bluesy solo by Calabrese.
This is followed by “Due Cellule”, which sounds totally free and is – believe it or not – still better than the previous tracks, slow and adventurous. This sense of adventure is even more accentuated on the following track, full of unexpected twists and turns, like the sudden wild outburst by Amendola, or the arco by Maier. “El Manda”, led by Calabrese’s trumpet is a sad and melancholy piece, with some Latin influences, moving into the open-ended “Soft Transitions”, with Maier’s gut-wrenching arco flageolets touching some deep emotional layers.The music offers a great texture of sounds, often gloomy, moving, compelling.
Then, and unfortunately, after the band has sucked you into a dark universe all their own, with great stylistic unity, you get two more tracks who belong elsewhere : “Leroy Vinnegar”, clearly an ode to Leroy Jenkins, is an upbeat thing, and “Wrong Is Right”, a more joyful boppish track that again is not in line with the atmosphere created previously. The last two tracks are not bad by themselves, if listened to in another context.
In all, let my subjective appreciation of the last two tracks not deter you from checking this album out. All the previous tracks are of a really high level with a grand musical vision that’s unfortunately not maintained till the end.
Talking Bass – DMG
Featuring Giovanni Maier on double bass & compositions, Emanuele Parrini on violin & viola, Luca Calabrese on trumpet & flugelhorn and Scott Amendola on drums. When we received this disc a few weeks back, I was surprised about how amazing it was. I shouldn’t have been since the Long Song label has released a dozen great discs so far and Giovanni Maier has worked a with a number of other great musicians like Cavallanti & Tononi, Stefano Battaglia, Umberto Petrin and Zeno De Rossi. Mr. Parrini and Mr. Calabrese have also worked with the great Cavallanti & Tononi (a/k/a Nexus) bands as well. No doubt you know drum wiz Scott Amendola from his work with Nels Cline, Ben Goldberg and Larry Ochs.
Giovanni Maier’s fabulous acoustic bass is at the center of these pieces and it is extremely well recorded. The title tune is first it features what sounds like layers of contrabass lines swirling around one another magnificently. “Disk Dosk” kicks in hard with powerful drums and massive bass. The viola and trumpet ride the colossal waves below with an incredibly intense solo from Emanuele’s burnin’ viola. About half way through Giovanni’s bass hits this dynamite throbbing groove with some amazing trumpet and viola soaring together above. This is one outstanding quartet with each member an integral part of the great, tight group sound. One of the things that makes this disc so great is he way Giovanni has written these pieces with the specfic musicians in mind, accentuating exactly what they do so well. The haunting harmonies of the flugel & violin on “Due Cellule” are exquisite with Maier’s sublime bass and Amendola’s subtle brushes supporting sublimely. This disc is filled to the brim (78+ minutes) with consistently splendid creative, crafty and intriguing music. Twice this week, I had this disc on and two different customers were knocked out and had to have a copy of their own. You will no doubt feel the same way once you dig in.Featuring Giovanni Maier on double bass & compositions, Emanuele Parrini on violin & viola, Luca Calabrese on trumpet & flugelhorn and Scott Amendola on drums. When we received this disc a few weeks back, I was surprised about how amazing it was. I shouldn’t have been since the Long Song label has released a dozen great discs so far and Giovanni Maier has worked a with a number of other great musicians like Cavallanti & Tononi, Stefano Battaglia, Umberto Petrin and Zeno De Rossi. Mr. Parrini and Mr. Calabrese have also worked with the great Cavallanti & Tononi (a/k/a Nexus) bands as well. No doubt you know drum wiz Scott Amendola from his work with Nels Cline, Ben Goldberg and Larry Ochs.
Giovanni Maier’s fabulous acoustic bass is at the center of these pieces and it is extremely well recorded. The title tune is first it features what sounds like layers of contrabass lines swirling around one another magnificently. “Disk Dosk” kicks in hard with powerful drums and massive bass. The viola and trumpet ride the colossal waves below with an incredibly intense solo from Emanuele’s burnin’ viola. About half way through Giovanni’s bass hits this dynamite throbbing groove with some amazing trumpet and viola soaring together above. This is one outstanding quartet with each member an integral part of the great, tight group sound. One of the things that makes this disc so great is he way Giovanni has written these pieces with the specfic musicians in mind, accentuating exactly what they do so well. The haunting harmonies of the flugel & violin on “Due Cellule” are exquisite with Maier’s sublime bass and Amendola’s subtle brushes supporting sublimely. This disc is filled to the brim (78+ minutes) with consistently splendid creative, crafty and intriguing music. Twice this week, I had this disc on and two different customers were knocked out and had to have a copy of their own. You will no doubt feel the same way once you dig in.
KC – Il Buscadero
Le loro allucinatissime canzoni, che nell’esordio guardavano ad una sfasata e minimale forma di folk e blues, qui si tingono di rock ed alzano il tasso d’elettricità facendosi, nel contempo, anche più quadrate e leggibili. Rimane costante comunque la laterali di un progetto che si pone quasi come virus all’interno del panorama musicale odierno, da un lato attraverso i testi di Bertacchini, lividi e visionari, urlati o declamate con un fare quasi da Ferretti dei tempi belli, dall’altro attraverso una musica che, sia pur poi non così ostica, dà una visione del blues o del rock da una prospettica sempre iconoclasta e personale. Undici brani – tra cui uno ispirato a Pasolini – creativi e spiazzanti, d’autentica e fulgida bellezza.Le loro allucinatissime canzoni, che nell’esordio guardavano ad una sfasata e minimale forma di folk e blues, qui si tingono di rock ed alzano il tasso d’elettricità facendosi, nel contempo, anche più quadrate e leggibili. Rimane costante comunque la laterali di un progetto che si pone quasi come virus all’interno del panorama musicale odierno, da un lato attraverso i testi di Bertacchini, lividi e visionari, urlati o declamate con un fare quasi da Ferretti dei tempi belli, dall’altro attraverso una musica che, sia pur poi non così ostica, dà una visione del blues o del rock da una prospettica sempre iconoclasta e personale. Undici brani – tra cui uno ispirato a Pasolini – creativi e spiazzanti, d’autentica e fulgida bellezza.
KC – Blow Up
Ciò che nelle ultime prove di Shipwreck Bag Show e Uncode Duello covava sotto la cenere -un blues urbano sintetizzato in forma di suono alieno e disperato- in “KC” emerge prepotentemente in superficie attraverso una serie di composizioni in cui il duo lriondo/Bertacchini gioca a ricomporre le tessere della sua musica, riavvicinandosi all’idea di “canzone”. Sono brani dalla struttura essenziale, legati gli uni agli altri da un respiro affannato e carico d’angoscia, colmi di elettricità e rabbia che finalmente esplode in un blues di lamiere e ruggine. lriondo sembra finalmente aver raggiunto il nucleo del proprio suono in riff di chitarra talmente saturati e compressi da trasformarsi in loops di materia puramente sintetica (Siete Sol0 TV / Ratti nella Via), mentre Bertacchini urla nel microfono testi visionari che ne L’Abitudine alla Repressione e Azioni/Reazioni sembrano tracciare un ponte ideale con gli Starfuckers di Ordine Pubblico. Le parole di Pasolini in Capitani Coraggiosi che chiudono l’album sono l’ideale atto conclusivo di un lavoro avventuroso, vitale e comunicativo. (7/8)Ciò che nelle ultime prove di Shipwreck Bag Show e Uncode Duello covava sotto la cenere -un blues urbano sintetizzato in forma di suono alieno e disperato- in “KC” emerge prepotentemente in superficie attraverso una serie di composizioni in cui il duo lriondo/Bertacchini gioca a ricomporre le tessere della sua musica, riavvicinandosi all’idea di “canzone”. Sono brani dalla struttura essenziale, legati gli uni agli altri da un respiro affannato e carico d’angoscia, colmi di elettricità e rabbia che finalmente esplode in un blues di lamiere e ruggine. lriondo sembra finalmente aver raggiunto il nucleo del proprio suono in riff di chitarra talmente saturati e compressi da trasformarsi in loops di materia puramente sintetica (Siete Sol0 TV / Ratti nella Via), mentre Bertacchini urla nel microfono testi visionari che ne L’Abitudine alla Repressione e Azioni/Reazioni sembrano tracciare un ponte ideale con gli Starfuckers di Ordine Pubblico. Le parole di Pasolini in Capitani Coraggiosi che chiudono l’album sono l’ideale atto conclusivo di un lavoro avventuroso, vitale e comunicativo. (7/8)
Reciprocal Uncles – Il Giornale della Musica
Esplorano i lati più nascosti dei rispettivi strumenti, Gianni Lenoci e Gianni Mimmo. Pianoforte e sax soprano in continua e incessante ricerca, lontano dalle prevedibilità e da qualsiasi concessione a quanto già detto o acquisito.
Che Lenoci e Mimmo siano artisti di grande onestà espressiva era cosa nota, così come a loro è ampiamente riconosciuta l’originalità di strumentisti, in grado di dialogare con la più rigorosa delle traiettorie o con un lirismo quasi essenziale.
Tanti gli elementi che vengono messi in gioco in queste composizioni istantaneee: il suono innanzitutto, elemento che genera e al quale si torna sempre, ma anche una negoziazione calibratissima delle cornici formali da dilatare o risemantizzare.
Non è musica semplice da ascoltare, apparentemente, eppure ha la curiosa caratteristica che solo un ascolto semplice, immediato, non sovra strutturato, può coglierne gli aspetti più coraggiosi e unici.
Improvvisazione di livello europeo, dagli esiti materici fortissimi.Esplorano i lati più nascosti dei rispettivi strumenti, Gianni Lenoci e Gianni Mimmo. Pianoforte e sax soprano in continua e incessante ricerca, lontano dalle prevedibilità e da qualsiasi concessione a quanto già detto o acquisito.
Che Lenoci e Mimmo siano artisti di grande onestà espressiva era cosa nota, così come a loro è ampiamente riconosciuta l’originalità di strumentisti, in grado di dialogare con la più rigorosa delle traiettorie o con un lirismo quasi essenziale.
Tanti gli elementi che vengono messi in gioco in queste composizioni istantaneee: il suono innanzitutto, elemento che genera e al quale si torna sempre, ma anche una negoziazione calibratissima delle cornici formali da dilatare o risemantizzare.
Non è musica semplice da ascoltare, apparentemente, eppure ha la curiosa caratteristica che solo un ascolto semplice, immediato, non sovra strutturato, può coglierne gli aspetti più coraggiosi e unici.
Improvvisazione di livello europeo, dagli esiti materici fortissimi.
Reciprocal Uncles – http://freejazz-stef.blogspot.com/
The two Italians, the two Giannis are an almost perfect match for each other: sensitive, lyrical and abstract, a rare combination. Their music is one of story-telling, with themes that come up and change, evolve, sometimes light-footed, as on “Consideration”, sometimes dark and foreboding, as on “One Or More”, and listen how Mimmo’s soprano sax lifts Lenoci out of his deep rumbling sounds, injects hope into despair, making the pianist even sing at the end, single-toned and pure. They can leave the beaten track and explore just sound, as on the long “What The Truth Is Made For”, fragile and vulnerable, creating a glass monument out of shattered pieces.
Jazzy playfulness in “Steppin’ Elements”, and modern classical permeate all pieces. It is not easy listening, yet very rewarding.The two Italians, the two Giannis are an almost perfect match for each other: sensitive, lyrical and abstract, a rare combination. Their music is one of story-telling, with themes that come up and change, evolve, sometimes light-footed, as on “Consideration”, sometimes dark and foreboding, as on “One Or More”, and listen how Mimmo’s soprano sax lifts Lenoci out of his deep rumbling sounds, injects hope into despair, making the pianist even sing at the end, single-toned and pure. They can leave the beaten track and explore just sound, as on the long “What The Truth Is Made For”, fragile and vulnerable, creating a glass monument out of shattered pieces.
Jazzy playfulness in “Steppin’ Elements”, and modern classical permeate all pieces. It is not easy listening, yet very rewarding.
Reciprocal Uncles – lisolachenoncera.it
Un’ancia e un pianoforte stanno al centro di un album con chiarezza di intenti e tracciati e magari qualcosa in più
sul piano squisitamente creativo: Reciprocal Uncles (Amirani) del sopranista Gianni Mimmo col pianista Gianni
Lenoci.
Qui il terreno è quello della sperimentazione di marca – diciamo così – post-free: Mimmo riecheggia una volta di
più la magistrale lezione di Steve Lacy, mentre Lenoci appare qui più libero, ricettivo che mai. Vi domina un rigore veramente ammirevole, tracciati aperti per quanto – lo si avverte chiaramente – sempre sorvegliati, frutto di una progettualità palese.
Che sta anzitutto in un esplicito senso di appartenenza a una data “costola” dell’improvvisare oggi.
Maiuscolo.Un’ancia e un pianoforte stanno al centro di un album con chiarezza di intenti e tracciati e magari qualcosa in più
sul piano squisitamente creativo: Reciprocal Uncles (Amirani) del sopranista Gianni Mimmo col pianista Gianni
Lenoci.
Qui il terreno è quello della sperimentazione di marca – diciamo così – post-free: Mimmo riecheggia una volta di
più la magistrale lezione di Steve Lacy, mentre Lenoci appare qui più libero, ricettivo che mai. Vi domina un rigore veramente ammirevole, tracciati aperti per quanto – lo si avverte chiaramente – sempre sorvegliati, frutto di una progettualità palese.
Che sta anzitutto in un esplicito senso di appartenenza a una data “costola” dell’improvvisare oggi.
Maiuscolo.
Reciprocal Uncles – Blow Up
Orizzonti stretti attorno al purismo acustico, occhi puntati su free e dintorni. Risultato: qualche ripetitività di troppo su cui si
può anche soprassedere e tanto trasporto in un set di improvvisazioni che trovano momenti di grande intesa.
La plasticità del suono di entrambi gli interpreti del resto aiuta l’amalgama: da una parte il sax soprano di Mimmo sicuro in ogni attacco e lucido nella costruzione, dall’altra il pianoforte di Lenoci, aspro e tagliente nel normale tracciato, ma anche bluesy quando occorre. (7)Orizzonti stretti attorno al purismo acustico, occhi puntati su free e dintorni. Risultato: qualche ripetitività di troppo su cui si
può anche soprassedere e tanto trasporto in un set di improvvisazioni che trovano momenti di grande intesa.
La plasticità del suono di entrambi gli interpreti del resto aiuta l’amalgama: da una parte il sax soprano di Mimmo sicuro in ogni attacco e lucido nella costruzione, dall’altra il pianoforte di Lenoci, aspro e tagliente nel normale tracciato, ma anche bluesy quando occorre. (7)