Brio is Gordon Krajacic on electric & acoustic guitars and Neven Krajacic on drums & percussion. Nope, I never heard of these two brothers (?) before this disc, which is recorded in Croatia. Still, I am quite impressed. A powerful, focused, way intense jazz/rock/free duo! I don’t have time to finish this review as I am leaving to see the Nels Cline Singers at Poisson Rouge in a short while (5/1/14). This is mind-blowingly great! The total of this disc and a few of the song titles are somewhat questionable taste-wise but other than that, I am knocked out. A strong, focused throttling sound for two bros!Brio is Gordon Krajacic on electric & acoustic guitars and Neven Krajacic on drums & percussion. Nope, I never heard of these two brothers (?) before this disc, which is recorded in Croatia. Still, I am quite impressed. A powerful, focused, way intense jazz/rock/free duo! I don’t have time to finish this review as I am leaving to see the Nels Cline Singers at Poisson Rouge in a short while (5/1/14). This is mind-blowingly great! The total of this disc and a few of the song titles are somewhat questionable taste-wise but other than that, I am knocked out. A strong, focused throttling sound for two bros!
Archivi categoria: Press
backstreetsbuscadero.wordpress.com – Haptikon
Non credo ci sia bisogno di dilungarsi troppo su chi sia ELLIOTT SHARP. Dalla fine degli anni ’70 ad oggi, il suo nome sarà apparso in un centinaio di dischi almeno, a volte intestati a lui, a volte ad ensemble quali i Carbon, i Terraplane o l’Orchestra Carbon, oppure in qualcuna delle sue numerosissime collaborazioni, in formazioni a due, in quartetto, o in gruppi maggiormente compositi. Multistrumentista e grande sperimentatore Elliott Sharp, sempre in bilico tra avanguardia, jazz, blues, rock e qualsiasi altro tipo di musica sia riuscito ad attirare la sua inesauribile curiosità. Con Hapticon si presenta da solo, essenzialmente nelle vesti di funambolico chitarrista, ma impegnato pure al basso, agli electronics, ai campionamenti e al drum programming. Il suono è quello di una band, fortemente materico e tattile, come in qualche modo il titolo allude. Lunghe jam chitarristiche, mai sotto i sette minuti, in alcuni frangenti anche più dilatate, che esplorano i suoni della sei corde muovendosi fra mondi diversi, facendoli alla fine risultare liminari. E se quindi in Umami pare sia il blues acustico a voler prendere il sopravvento, nell’allucinata Phosphenes sembra Hendrix reincarnatosi nel Robert Fripp più furioso, in Sigil Walking ci fa perdere in scenari avant privi di confine, in Messier 55ingloba risvolti etno, giusto quell’attimo prima di concedere un’oasi di maggior meditatezza tramite i paesaggi desertici dell’evocativa Finger Of Speech. Da sentire!Non credo ci sia bisogno di dilungarsi troppo su chi sia ELLIOTT SHARP. Dalla fine degli anni ’70 ad oggi, il suo nome sarà apparso in un centinaio di dischi almeno, a volte intestati a lui, a volte ad ensemble quali i Carbon, i Terraplane o l’Orchestra Carbon, oppure in qualcuna delle sue numerosissime collaborazioni, in formazioni a due, in quartetto, o in gruppi maggiormente compositi. Multistrumentista e grande sperimentatore Elliott Sharp, sempre in bilico tra avanguardia, jazz, blues, rock e qualsiasi altro tipo di musica sia riuscito ad attirare la sua inesauribile curiosità. Con Hapticon si presenta da solo, essenzialmente nelle vesti di funambolico chitarrista, ma impegnato pure al basso, agli electronics, ai campionamenti e al drum programming. Il suono è quello di una band, fortemente materico e tattile, come in qualche modo il titolo allude. Lunghe jam chitarristiche, mai sotto i sette minuti, in alcuni frangenti anche più dilatate, che esplorano i suoni della sei corde muovendosi fra mondi diversi, facendoli alla fine risultare liminari. E se quindi in Umami pare sia il blues acustico a voler prendere il sopravvento, nell’allucinata Phosphenes sembra Hendrix reincarnatosi nel Robert Fripp più furioso, in Sigil Walking ci fa perdere in scenari avant privi di confine, in Messier 55ingloba risvolti etno, giusto quell’attimo prima di concedere un’oasi di maggior meditatezza tramite i paesaggi desertici dell’evocativa Finger Of Speech. Da sentire!
freejazzblog.org – Haptikon
On Haptikon, Elliott Sharp moves into the more mainstream world of jazz fusion, with obvious influences from rock and Indian music. Sharp has a tendency on other albums to present too self-indulgent music, as with many fusion guitarists and tenor opera singers, yet that’s less the case here. Assisted by programmed music on computer, with recognisable bass and drums, the guitarists plays layers of electric guitar in loops and manipulated sound, and the end result is really compelling, hopefully also to non-jazz fans. David Torn comes to mind at times, and that’s a good reference, and on “Phosphenes” the most bluesy of the tracks, Hendrix comes to mind, and that’s not a bad reference either, on “Pireps“, his high bended and sustained notes are reminiscent of David Gilmour, and that’s equally not a bad reference. Sharp avoids high speed solos and the kind of look-what-I-can pyrotechnics, rather focusing on creating great compositions and sound experiences, and at times incredibly strong dramatic effects. The joy of electric guitar.On Haptikon, Elliott Sharp moves into the more mainstream world of jazz fusion, with obvious influences from rock and Indian music. Sharp has a tendency on other albums to present too self-indulgent music, as with many fusion guitarists and tenor opera singers, yet that’s less the case here. Assisted by programmed music on computer, with recognisable bass and drums, the guitarists plays layers of electric guitar in loops and manipulated sound, and the end result is really compelling, hopefully also to non-jazz fans. David Torn comes to mind at times, and that’s a good reference, and on “Phosphenes” the most bluesy of the tracks, Hendrix comes to mind, and that’s not a bad reference either, on “Pireps“, his high bended and sustained notes are reminiscent of David Gilmour, and that’s equally not a bad reference. Sharp avoids high speed solos and the kind of look-what-I-can pyrotechnics, rather focusing on creating great compositions and sound experiences, and at times incredibly strong dramatic effects. The joy of electric guitar.
italia.allaboutjazz.com – Two For Joyce
Registrato dal vivo al Teatro Miela di Trieste nel maggio del 2012, questo lavoro è, non a caso, dedicato a James Joyce. Non solo, infatti, questi visse a Trieste, che gli ha dedicato un monumento, ma anche la musica che Keith Tippett e Giovanni Maier vi esprimono ha qualcosa della poetica dello scrittore irlandese: aperta e apparentemente priva di linearità, piena di riferimenti e suggestioni, tuttavia percepibilmente narrativa, fortemente espressiva, drammaturgicamente chiara.
Il disco si sviluppa in una sola, lunga traccia—oltre quarantanove minuti—che non presenta alcuna soluzione di continuità, ma si muta passo a passo in innumerevoli scenari diversi, per il solo tramite del dialogo che i due intrecciano, lanciandosi l’uno idee che l’altro riprende, arricchisce, torna a rivolgere all’altro…Registrato dal vivo al Teatro Miela di Trieste nel maggio del 2012, questo lavoro è, non a caso, dedicato a James Joyce. Non solo, infatti, questi visse a Trieste, che gli ha dedicato un monumento, ma anche la musica che Keith Tippett e Giovanni Maier vi esprimono ha qualcosa della poetica dello scrittore irlandese: aperta e apparentemente priva di linearità, piena di riferimenti e suggestioni, tuttavia percepibilmente narrativa, fortemente espressiva, drammaturgicamente chiara.
Il disco si sviluppa in una sola, lunga traccia—oltre quarantanove minuti—che non presenta alcuna soluzione di continuità, ma si muta passo a passo in innumerevoli scenari diversi, per il solo tramite del dialogo che i due intrecciano, lanciandosi l’uno idee che l’altro riprende, arricchisce, torna a rivolgere all’altro…
www.ithinkmagazine.it – Refugio
Uno sguardo su LABOULE
1.Chi sei, da dove vieni e che musica proponi.
Sono Paolo, in arte Laboule, vengo da Sondrio (valtellina) propongo musica per chitarra acustica e voce.
2.Il panorama musicale italiano aveva bisogno di te?
Ovviamente no. Se sapessi perché sono qui ve lo direi. Giuro…
3.Se tu fossi una meta da raggiungere con il “navigatore musicale”, quali coordinate di artisti del passato o del presente dovremmo impostare, come strada da percorrere per arrivare al tuo sound?
Credo che bisognerebbe partire dalla musica popolare, quella modale più strumentale ed improvvisata, per poi passare attraverso al punk rock (inteso non solo come genere ma come attitudine), passando vicino alla musica cretese ed ai chitarristi della Takoma quali John Fahey, Robbie Basho, Sandy Bull.
4.Il brano del tuo repertorio che preferisci e perché questa scelta.
Tecnocuna. Non è finita sul disco ma funziona molto dal vivo. Potete ascoltarla qui: https://soundcloud.com/#laboule-1
5.Il disco che ti ha cambiato la vita.
jjj dei Milaus. Perché mi ha portato fuori dai binari.
6.Il tuo live più bello e quello invece peggio organizzato.
Il live più bello è stato in Francia, in una brasserie. Ero di spalla a Musica Da Cucina: venivamo da 3 date tedesche e quando riesci ad infilarne diverse in fila verso la terza sei veramente caldo e a tuo agio al punto giusto; inoltre stare lontano da casa ti fa sentire molto libero ed il pubblico ti accoglie con una sana curiosità.
Il peggiore direi senza dubbio nella metropolitana di Milano, per un “famoso” festival: ogni volta che passava il treno si azzerava qualsiasi emissione sonora. L’apoteosi dell’assurdo è stato sentire l’altoparlante annunciare a tutto volume, a metà di un brano, i live in metropolitana.
7.Il locale di musica dal vivo secondo te ancora troppo sottovalutato e, al contrario, quello eccessivamente valutato tra quelli dove hai suonato o ascoltato concerti di altri.
I locali più sottovalutati credo che siano le case e tutti quegli spazi che abitualmente non ospitano concerti.
Quelli sopravvalutati sono quelli che hanno un nome di prestigio e una pessima programmazione.
8.Le tre migliori band emergenti della tua regione.
Fuseaux: http://www.rockit.it/fuseauxtalia
Puciaro: https://soundcloud.com/puciaro
Musica Da Cucina:http://www.musicadacucina.it/
9.Come seguirti, contattarti, scambiare pareri con te.
www.longsongrecords.com – www.laboule.it–https://www.facebook.com/pages/LABOULE/175752562444628
10.La decima domanda, che mancava: “Fatti una domanda e datti una risposta”.
D: Ne vale veramente la pena?
R: È necessario.Uno sguardo su LABOULE
1.Chi sei, da dove vieni e che musica proponi.
Sono Paolo, in arte Laboule, vengo da Sondrio (valtellina) propongo musica per chitarra acustica e voce.
2.Il panorama musicale italiano aveva bisogno di te?
Ovviamente no. Se sapessi perché sono qui ve lo direi. Giuro…
3.Se tu fossi una meta da raggiungere con il “navigatore musicale”, quali coordinate di artisti del passato o del presente dovremmo impostare, come strada da percorrere per arrivare al tuo sound?
Credo che bisognerebbe partire dalla musica popolare, quella modale più strumentale ed improvvisata, per poi passare attraverso al punk rock (inteso non solo come genere ma come attitudine), passando vicino alla musica cretese ed ai chitarristi della Takoma quali John Fahey, Robbie Basho, Sandy Bull.
4.Il brano del tuo repertorio che preferisci e perché questa scelta.
Tecnocuna. Non è finita sul disco ma funziona molto dal vivo. Potete ascoltarla qui: https://soundcloud.com/#laboule-1
5.Il disco che ti ha cambiato la vita.
jjj dei Milaus. Perché mi ha portato fuori dai binari.
6.Il tuo live più bello e quello invece peggio organizzato.
Il live più bello è stato in Francia, in una brasserie. Ero di spalla a Musica Da Cucina: venivamo da 3 date tedesche e quando riesci ad infilarne diverse in fila verso la terza sei veramente caldo e a tuo agio al punto giusto; inoltre stare lontano da casa ti fa sentire molto libero ed il pubblico ti accoglie con una sana curiosità.
Il peggiore direi senza dubbio nella metropolitana di Milano, per un “famoso” festival: ogni volta che passava il treno si azzerava qualsiasi emissione sonora. L’apoteosi dell’assurdo è stato sentire l’altoparlante annunciare a tutto volume, a metà di un brano, i live in metropolitana.
7.Il locale di musica dal vivo secondo te ancora troppo sottovalutato e, al contrario, quello eccessivamente valutato tra quelli dove hai suonato o ascoltato concerti di altri.
I locali più sottovalutati credo che siano le case e tutti quegli spazi che abitualmente non ospitano concerti.
Quelli sopravvalutati sono quelli che hanno un nome di prestigio e una pessima programmazione.
8.Le tre migliori band emergenti della tua regione.
Fuseaux: http://www.rockit.it/fuseauxtalia
Puciaro: https://soundcloud.com/puciaro
Musica Da Cucina:http://www.musicadacucina.it/
9.Come seguirti, contattarti, scambiare pareri con te.
www.longsongrecords.com – www.laboule.it–https://www.facebook.com/pages/LABOULE/175752562444628
10.La decima domanda, che mancava: “Fatti una domanda e datti una risposta”.
D: Ne vale veramente la pena?
R: È necessario.
bodyspace.net – Refugio
Uma guitarra nos Alpes.
Primeiro as apresentações. LABOULE é o projecto de Paolo Novellino, nascido em Milão em 1984 e crescido em Valtellina, entre abundante natureza. Depois de várias experiências em bandas, o músico vestiu a pele de Laboule depois de ouvir “Rocky Mountain raga”, de Robbie Basho. E isso faz todo o sentido quando ouvimos Refugio.
Refugio, gravado algures nos Alpes, é um disco de guitarra. Pode ter outros instrumentos (clarinete, tuba ou cães) mas é essencialmente um disco de guitarra. E um disco onde se prova a polivalência da interpretação de Paolo Novellino: no centro está o fingerpicking norte-americano, à volta está tudo o resto. E o resto são paisagens.
Refugio é um disco de paisagens. De canções que são paisagens, de melodias que são paisagens e de paisagens que são paisagens. E é um disco de uma beleza fundamental. Uma canção como “Gogol” diz tudo aquilo que é preciso ser dito acerca de um disco como Refugio: diz que um disco de guitarra ainda pode ser assim emocional e ao mesmo tempo complexo.
Uma guitarra nos Alpes.
Refugio, gravado algures nos Alpes, é um disco de guitarra. Pode ter outros instrumentos (clarinete, tuba ou cães) mas é essencialmente um disco de guitarra. E um disco onde se prova a polivalência da interpretação de Paolo Novellino: no centro está o fingerpicking norte-americano, à volta está tudo o resto. E o resto são paisagens.
Refugio é um disco de paisagens. De canções que são paisagens, de melodias que são paisagens e de paisagens que são paisagens. E é um disco de uma beleza fundamental. Uma canção como “Gogol” diz tudo aquilo que é preciso ser dito acerca de um disco como Refugio: diz que um disco de guitarra ainda pode ser assim emocional e ao mesmo tempo complexo.
freejazzblog.org – Haptikon
On Haptikon, Elliott Sharp moves into the more mainstream world of jazz fusion, with obvious influences from rock and Indian music. Sharp has a tendency on other albums to present too self-indulgent music, as with many fusion guitarists and tenor opera singers, yet that’s less the case here. Assisted by programmed music on computer, with recognisable bass and drums, the guitarists plays layers of electric guitar in loops and manipulated sound, and the end result is really compelling, hopefully also to non-jazz fans. David Torn comes to mind at times, and that’s a good reference, and on “Phosphenes” the most bluesy of the tracks, Hendrix comes to mind, and that’s not a bad reference either, on “Pireps“, his high bended and sustained notes are reminiscent of David Gilmour, and that’s equally not a bad reference. Sharp avoids high speed solos and the kind of look-what-I-can pyrotechnics, rather focusing on creating great compositions and sound experiences, and at times incredibly strong dramatic effects. The joy of electric guitar.On Haptikon, Elliott Sharp moves into the more mainstream world of jazz fusion, with obvious influences from rock and Indian music. Sharp has a tendency on other albums to present too self-indulgent music, as with many fusion guitarists and tenor opera singers, yet that’s less the case here. Assisted by programmed music on computer, with recognisable bass and drums, the guitarists plays layers of electric guitar in loops and manipulated sound, and the end result is really compelling, hopefully also to non-jazz fans. David Torn comes to mind at times, and that’s a good reference, and on “Phosphenes” the most bluesy of the tracks, Hendrix comes to mind, and that’s not a bad reference either, on “Pireps“, his high bended and sustained notes are reminiscent of David Gilmour, and that’s equally not a bad reference. Sharp avoids high speed solos and the kind of look-what-I-can pyrotechnics, rather focusing on creating great compositions and sound experiences, and at times incredibly strong dramatic effects. The joy of electric guitar.
freejazzblog.org – Two For Joyce
James Joyce (1882 – 1941) lived in Trieste for fifteen years from 1904, where he completed A Portrait of the Artist as a Young Man and wrote most of Ulysses. Two statues, various tours around the city, and annual conferences now celebrate this famous resident. In May 2012, Keith Tippet (piano) and Giovanni Maier (double bass) played at Teatro Miela as part of the city’s “Le Nuove Rotte del Jazz” (New Routes in Jazz) festival, in a performance they acknowledge was a homage to Joyce “who has been both an inspiration and a passion for us”.
The most obvious inspiration is Ulysses, and Joyce’s famous stream of consciousness technique, his literary allusions, and mimicking of different genres – such as romantic novelettes, newspaper headlines, and advertisements – rather than Finnegans Wake, a book no person I know has admitted to finishing. One can hear the parallels in Tippet’s eclectic mix of styles – jazz (traditional to free), classical and popular music – where apparently disparate ideas from high and low culture flow into each other through free associations. The continuous performance of some 50 minutes – spontaneous and virtuosic – allows the duo to explore these to their full affect.
They open with undulating waves on the piano over Maier’s propulsive bass, and a run of notes picked out in the piano’s upper registers, until eventually brought to an end by a Rachmaninoff-like cadence from Tippet. After a passage of arco bass accompanied by soft chords, Tippet plays a folk-like melody reminiscent of Janáček’s piano music, but it’s true identity only becomes clear in Maier’s subsequent solo – Charles Mingus’Goodbye Pork Pie Hat. The theme is taken up by both and concludes as a lullaby.
After some bowed harmonics and plucked piano strings, Tippet introduces a new passage with a staccato motif that sounds like something from one of Bartok’s piano concertos, accompanied by Maier’s skittish bass. The music builds powerfully, with jazz inflections and accelerates into a haze of tremolandos, before the motif returns. This then morphs into a repeated rhythm in the left hand with irregular accents in the right: an allusion to theAugers of Spring section from Stravinsky’s The Rite of Spring.
Tippet’s use of the prepared piano is not the multitude of incongruous sounds pioneered by John Cage – with various objects set in the strings – but a more selective treatment, placed and removed at will, which allows him to play standard and prepared portions of the keyboard at the same time. This produces a counterpoint of normal piano timbre and exotic textures, with music to match. After the last passage mentioned above, a gently rocking folk melody emerges, with the treated upper register resembling a cimbalon, and a delicate pizzicato on the bass which transforms the tune back into Mingus. Later, washes of sound at the piano’s lower end alternate with a gamelan-like theme in the buzzing upper octaves, until the cascades envelop everything and are joined by the sound of a harpsichord in perpetuum mobile. There are surprises and delights at every turn, and thoughts of Mingus don’t stop at quotation: Maier’s bass lines have that same solid, beefy quality.
In Ulysses there are tributes to maudlin popular songs, and at the same time a lampooning of the lyrics as overly sentimental. One doesn’t sense quite that edge here but as with Joyce, under the playfulness there’s a serious point being made. This performance is not a game of “Name the Composer” for music geeks (though I may have given that impression) but a genuinely inventive celebration of musical diversity which shows that the demarcation of genres is really not that rigid, and that the spaces between can prove just as interesting.James Joyce (1882 – 1941) lived in Trieste for fifteen years from 1904, where he completed A Portrait of the Artist as a Young Man and wrote most of Ulysses. Two statues, various tours around the city, and annual conferences now celebrate this famous resident. In May 2012, Keith Tippet (piano) and Giovanni Maier (double bass) played at Teatro Miela as part of the city’s “Le Nuove Rotte del Jazz” (New Routes in Jazz) festival, in a performance they acknowledge was a homage to Joyce “who has been both an inspiration and a passion for us”.
The most obvious inspiration is Ulysses, and Joyce’s famous stream of consciousness technique, his literary allusions, and mimicking of different genres – such as romantic novelettes, newspaper headlines, and advertisements – rather than Finnegans Wake, a book no person I know has admitted to finishing. One can hear the parallels in Tippet’s eclectic mix of styles – jazz (traditional to free), classical and popular music – where apparently disparate ideas from high and low culture flow into each other through free associations. The continuous performance of some 50 minutes – spontaneous and virtuosic – allows the duo to explore these to their full affect.
They open with undulating waves on the piano over Maier’s propulsive bass, and a run of notes picked out in the piano’s upper registers, until eventually brought to an end by a Rachmaninoff-like cadence from Tippet. After a passage of arco bass accompanied by soft chords, Tippet plays a folk-like melody reminiscent of Janáček’s piano music, but it’s true identity only becomes clear in Maier’s subsequent solo – Charles Mingus’Goodbye Pork Pie Hat. The theme is taken up by both and concludes as a lullaby.
After some bowed harmonics and plucked piano strings, Tippet introduces a new passage with a staccato motif that sounds like something from one of Bartok’s piano concertos, accompanied by Maier’s skittish bass. The music builds powerfully, with jazz inflections and accelerates into a haze of tremolandos, before the motif returns. This then morphs into a repeated rhythm in the left hand with irregular accents in the right: an allusion to theAugers of Spring section from Stravinsky’s The Rite of Spring.
Tippet’s use of the prepared piano is not the multitude of incongruous sounds pioneered by John Cage – with various objects set in the strings – but a more selective treatment, placed and removed at will, which allows him to play standard and prepared portions of the keyboard at the same time. This produces a counterpoint of normal piano timbre and exotic textures, with music to match. After the last passage mentioned above, a gently rocking folk melody emerges, with the treated upper register resembling a cimbalon, and a delicate pizzicato on the bass which transforms the tune back into Mingus. Later, washes of sound at the piano’s lower end alternate with a gamelan-like theme in the buzzing upper octaves, until the cascades envelop everything and are joined by the sound of a harpsichord in perpetuum mobile. There are surprises and delights at every turn, and thoughts of Mingus don’t stop at quotation: Maier’s bass lines have that same solid, beefy quality.
In Ulysses there are tributes to maudlin popular songs, and at the same time a lampooning of the lyrics as overly sentimental. One doesn’t sense quite that edge here but as with Joyce, under the playfulness there’s a serious point being made. This performance is not a game of “Name the Composer” for music geeks (though I may have given that impression) but a genuinely inventive celebration of musical diversity which shows that the demarcation of genres is really not that rigid, and that the spaces between can prove just as interesting.
Buscadero – Refugio
Registrato in un rifugio alpino, con in copertina l’immagine di un mare che i toni freddi della foto fanno pensare invernale e con uno dei pezzi migliori delI’album, Simunin, ambientato nell’outback desert, Refugio potrebbe apparire come musica dello spaesamento. Di sicuro per LABOULE, pseudonimo del chitarrista e cantante Paolo Novellino, la natura e un luogo capace di farsi alternativamente specchio e ricovero per i tormenti dell’essere umano, di trasformarsi da minaccia misteriosa quale da molti è vista, in rifugio, appunto, in cui ritrovare la propria essenza. E’ un disco intimo e fatto di poco questo: le impressionisti che ed evocative trame chitarristiche in cui esplorare la magia delle accordature aperte, una voce che neppure è sempre necessaria per raccontare una storia (cinque tracce su undici sono strumentali), |’intervento misurato di qualche amico atto ad aggiungere qualche colore (la tuba di Glauco Benedetti, il clarinetto e gli utensili di Fabio “Musica da Cucina” Bonelli, le chitarre di Luca Novellino e Fabrizio Perissinotto, la seconda voce di Roberta Visioli nel blues psichedelico, Mojo N°22), ma e proprio in questa raccolta e calda intimità che sta la forza di un album come questo. E’ un disco che appartiene al mondo, quanto al suo autore questo: qui e là qualche rumore di sottofondo s’aggiunge alla musica; un cane. lontano, abbaia la sua malinconia. E cosi, l’eco di un paesaggio che s’immagina vasto quel tanto che basta a farci sentire piccoli – e più ci sentiamo piccoli, meno grossi sono i nostri affanni – diventa il protagonista di un disco in cui cercare asilo, accoccolandocisi dentro. Sia esso folk, blues, improvvisazione o canzone d’autore, senz’altro un bel posto in cui stare.Registrato in un rifugio alpino, con in copertina l’immagine di un mare che i toni freddi della foto fanno pensare invernale e con uno dei pezzi migliori delI’album, Simunin, ambientato nell’outback desert, Refugio potrebbe apparire come musica dello spaesamento. Di sicuro per LABOULE, pseudonimo del chitarrista e cantante Paolo Novellino, la natura e un luogo capace di farsi alternativamente specchio e ricovero per i tormenti dell’essere umano, di trasformarsi da minaccia misteriosa quale da molti è vista, in rifugio, appunto, in cui ritrovare la propria essenza. E’ un disco intimo e fatto di poco questo: le impressionisti che ed evocative trame chitarristiche in cui esplorare la magia delle accordature aperte, una voce che neppure è sempre necessaria per raccontare una storia (cinque tracce su undici sono strumentali), |’intervento misurato di qualche amico atto ad aggiungere qualche colore (la tuba di Glauco Benedetti, il clarinetto e gli utensili di Fabio “Musica da Cucina” Bonelli, le chitarre di Luca Novellino e Fabrizio Perissinotto, la seconda voce di Roberta Visioli nel blues psichedelico, Mojo N°22), ma e proprio in questa raccolta e calda intimità che sta la forza di un album come questo. E’ un disco che appartiene al mondo, quanto al suo autore questo: qui e là qualche rumore di sottofondo s’aggiunge alla musica; un cane. lontano, abbaia la sua malinconia. E cosi, l’eco di un paesaggio che s’immagina vasto quel tanto che basta a farci sentire piccoli – e più ci sentiamo piccoli, meno grossi sono i nostri affanni – diventa il protagonista di un disco in cui cercare asilo, accoccolandocisi dentro. Sia esso folk, blues, improvvisazione o canzone d’autore, senz’altro un bel posto in cui stare.
stillagoodthing.com – Refugio
Ci sono dischi lenti, lentissimi. Dischi così rarefatti che sembrano non finire mai, e la loro bellezza è che davvero non vorremmo vederne la fine.
Refugio è uno di questi dischi: quaranta minuti di chitarra pizzicata piano, di rumori sommessi e cani che abbaiano in lontananza, fruscii quasi impercettibili, di quelli che ti accorgi che ci sono solamente quando finiscono. Registrate in una baita sulle montagne valtellinesi con una chitarra, la mano di Lorenzo Monti e poco altro, le canzoni di LABOULE (al secolo Paolo Novellino) sono costruite sopra accordature aperte nell’ottica di una concezione modale della musica. Il che, tolti i paroloni da teoria & solfeggio, vuol dire brani che si avvitano su sé stessi e crescono con una lentezza dolce e inesorabile.
Un disco così bello che incornicerebbe perfettamente tanto una torrida notte agostana quanto una gelida e cristallina giornata invernale.Ci sono dischi lenti, lentissimi. Dischi così rarefatti che sembrano non finire mai, e la loro bellezza è che davvero non vorremmo vederne la fine.
Refugio è uno di questi dischi: quaranta minuti di chitarra pizzicata piano, di rumori sommessi e cani che abbaiano in lontananza, fruscii quasi impercettibili, di quelli che ti accorgi che ci sono solamente quando finiscono. Registrate in una baita sulle montagne valtellinesi con una chitarra, la mano di Lorenzo Monti e poco altro, le canzoni di LABOULE (al secolo Paolo Novellino) sono costruite sopra accordature aperte nell’ottica di una concezione modale della musica. Il che, tolti i paroloni da teoria & solfeggio, vuol dire brani che si avvitano su sé stessi e crescono con una lentezza dolce e inesorabile.
Un disco così bello che incornicerebbe perfettamente tanto una torrida notte agostana quanto una gelida e cristallina giornata invernale.